domingo, 26 de septiembre de 2021

Oscar Correa, amor por la naturaleza


El arte animalista siempre me ha maravillado. Me recuerda a los primeros artistas de Altamira y Lascaux y la fascinación y temor que sentían por los animales que los rodeaban. Hoy la fascinación sigue siendo la misma, pero el temor se ha transformado en amor; amor por la naturaleza.
El texto y las imágenes que reproduzco a continuación pertenecen a un excelente blog que recomiendo.


Oscar Correa es un artista plástico nacido en 1941 en Rosario, Provincia. de Santa Fe, Argentina. Entre otros estudios cuenta con los realizados en la Escuela Nacional de Artes Visuales Manuel Belgrano.
Como muchos, Correa inició su vocación artística a muy temprana edad. Sus primeros trabajos como Ilustrador fueron publicados cuando apenas contaba con 17 años, en el suplemento dominical del desaparecido pero no menos importante diario "El Mundo".
Su actividad se desarrolló principalmente como dibujante y Jefe de Arte en la mayoría de los más importantes medios gráficos de su país.
La pintura de la naturaleza siempre había ocupado cada uno de sus momentos libres, hasta que en el año 1973 tomó la decisión de elegir ésta variante del arte como medio de expresión. Europa fue su primer destino. Apenas llegado a España comenzó a pintar los exponentes más conocidos de la fauna ibérica. Para algunos trabajos recibió asesoramiento de Felix Rodriguez de la Fuente, uno de los mayores conocedores de la fauna del viejo continente.
En este período Oscar realizó trabajos exclusivos para la nobleza española. Imprimió láminas de tirada limitada y algunos de sus originales fueron publicados por numerosas editoriales dedicadas a los libros.
Como escultor realizó también trabajos sobre temas relacionados con la fauna. El conde Louis de Neuville, presidente de la Asociación Internacional de criadores de Limousin, propuso en París, a partir de 1992, premiar a los campeones de la raza con esculturas de plata y bronce de éste toro, obra que terminó siendo uno de sus más reconocidos trabajos.
Actualmente reside en Buenos Aires, realizando obras al óleo y acrílico que son expuestas principalmente en galerías, aunque también realiza muestras privadas en distintos puntos del interior del país y ejerce la docencia en las especialidades de dibujo y pintura.



FUENTE:














El artista

Las Tres Gracias, desde la antigua Grecia hasta el presente

Las Cárites, de Afrodisias, del siglo 1 A. de C. al 1 D. de C.

En la mitología griega, las Cárites o Gracias eran las diosas del encanto, la belleza, la naturaleza, la creatividad humana y la fertilidad. Habitualmente se consideran tres, de la menor a la mayor: Aglaya (‘Belleza’), Eufrósine (‘Júbilo’) y Talia (‘Floreciente’).
Las Cárites solían ser consideradas hijas de Zeus y Eurínome, aunque también se decía que eran hijas de Hera, de Dioniso, o de Helios y la náyade Egle. 
Homero escribió que formaban parte del séquito de Afrodita. Las Cárites estaban asociadas asimismo con el inframundo y los misterios eleusinos.


Relieve romano 200 a 150 A. de C.

La escultura clásica esta muy dañada y no podemos ver las caras. Son tres mujeres abrazándose serenas pero alegres, van desnudas y representan la protección entre ellas y la tranquilidad.



Es evidente que Burne Jones se inspiró en el modelo clásico para realizar este hermoso dibujo.

Armando Zesatti: Nature wonderful



¿Cuántas veces pasamos frente a un bosque y no le damos mayor importancia a lo que vemos? Tiene que ser un artista con su ojo entrenado y su capacidad representativa el que nos diga "ahí está esa hoja, esa planta, esa vegetación para que la descubramos, nos detengamos y la admiremos".

Esto sucede con la magnífica obra del pintor mexicano Armando Zesatti que nos ha sorprendido con esta colección inspirada en la selva tropical. Nada de flores, nada de complacer de un modo fácil al espectador. Simple, verde y exuberante vegetación. 


martes, 14 de septiembre de 2021

Esther Gomez Urdiales “Tenemos una sensibilidad distinta a la del hombre"

Facebook de la artista



El blog de Camila presenta a la artista española Esther Gomez Urdiales, especializada en la técnica del pastel. "Con ella -dice la presentación- dialogamos no sólo de pintura, sino también de la fuerte convicción que necesitan muchas mujeres a la hora de dedicarse de lleno a eso que las hace felices y que las realiza plenamente. La historia de esta mujer artista, es la historia de muchas otras, que por su perseverancia se mantienen dentro del camino de la expresión". 

Por Camila Reveco
Periodista cultural con especialidad en artes plásticas
Directora de la revista de arte Ophelia

“Mi taller está en Málaga, España. Es un taller no demasiado grande pero cómodo para pintar ya que está en mi propia casa. Allí tengo todo lo que necesito para poder trabajar a gusto. Sí…., tenía facilidad para dibujar desde chica, pero sobre todo para imaginar...No. No había artistas en la familia”, así comienza el diálogo con la artista plástica española Esther Gomez Urdiales, nacida en la ciudad de Málaga en el mes de abril del año 1970.
“Me gusta la paz del campo y adoro mi tierra... esta es una ciudad muy completa. El lugar donde vivo no es que me inspire especialmente, pero la paz e introspección que me proporciona me ayuda a ahondar en mi evolución artística”, agrega después.
La pastelista Esther Gomez Urdiales divide su tiempo entre la familia y el arte. Tiene tres hijos de quince, veintiún y veintinco años, pero además se encarga de sus animales, cuatro perros y tres gallinas. Su casa-taller está ubicada en el campo, pero no muy alejada de la ciudad porque todos los días de la semana lleva a su hijo más chico hasta el instituto.
Cuenta además que hace retratos por encargo, y que en el tiempo que puede, retrata a familiares por el placer simple de hacerlo: “Demoro más o menos dos o tres días por dibujo. Pero depende de los detalles que tenga que hacer”, explica y agrega: “Soy autodidacta aunque he realizado un par de cursos intensivos, y he expuesto en muestras colectivas... de manera individual aún no”.


“Tus hijos, -le pregunto- ¿qué piensan sobre tu actividad como artista? ¿Se sienten orgullosos de la mamá? Me responde: “No. Me siento completamente sola en este camino. Ellos preferirían que trabajara en algo que nos reportara más dinero... ellos no tienen nada que ver con el mundo artístico. Lo que pasa es que soy muy cabezota y sé que tengo un camino largo de evolución artística, pero es un camino que yo veo”. “Claro, -comento- tienes potencial. No puedes dejarlo a un lado.” Se apura en tipear para contestarme y me explica: "Eso no. Prefiero morir de hambre que dejar el arte a un lado. El dinero es necesario pero no es el que mueve el motor de mi vida”.
Con féminas como Esther, el mito del "sexo débil" parece quedarse sin piso. Al rato, le digo que han sido muchas las mujeres talentosas que por diversas circunstancias de la vida, dejaron guardado todo su potencial sin volver a expresarse artísticamente; y otras que quizás se fueron amoldando, de a poco, a ciertos requisitos y exigencias que le inculcaron de chicas... Entonces pasa a contarme: “Yo pase por una depresión luego de divorciarme (hace seis años). Quería morirme. Estuve casi tres años sin agarrar un lápiz. Pero vi que tenía que salir de algún modo, así que sin ganas me obligué a dibujar... Al principio no me salían cosas muy buenas, pero me daba cuenta de que al menos en ese rato dejaba de pensar en mi ex marido. Y dejó de importarme el resultado... poco a poco fui mejorando. Gran parte de mi recuperación se la debo al arte”. 

“Forjarán mi destino, las piedras del camino”

Esther Gomez Urdiales ha sorteado toda una serie de obstáculos para dedicarse a pintar de manera profesional. Hoy da clases grupales y dice que se la conoce más afuera de Málaga que en su propia ciudad ("nadie es profeta en su tierra..."). Ahora justamente es esa su asignatura pendiente, y por eso tiene varios proyectos que quiere concretar.
¿Cómo cuáles?: “Cursos intensivos, exposiciones colectivas, Masterclass con entrada libre, participar más concursos -porque no lo hago muy seguido-... y también quiero crear una escuela de pastel”, concluye. 
Acá, la entrevista con una pintora que hace oídos sordos a las presiones y convenciones sociales; y su excelente trabajo.



-¿De qué se trata ese proyecto tan ambicioso de crear una escuela de pastel en Málaga? 
-Así es. Va a llevar tiempo ya que económicamente no me es posible ahora. Tengo que hacer primero una labor de fondo muy grande para contar con el apoyo de ciertos patrocinadores. Mi idea es que sea un establecimiento de material de pastel con talleres… entre otras cosas.
-¿Qué desafíos representa usar el pastel?
-Pues, hay que que tener una buena base de dibujo para el trabajo que yo realizo, y buena base del volumen. Un buen cuadro descansa sobre un buen dibujo.
- ¿Por qué elegiste esta técnica? 
-Me decidí por el pastel por falta de tiempo...Tengo hijos y también animales de los que ocuparme. El pastel es más cómodo. No hay que limpiar pinceles, ni paletas y tampoco hay tiempos de secado. Aparte el pastel me permite trabajar más rápido porque los colores están en la mayoría hechos. Otra cualidad es la pureza de su pigmento y los efectos tan impresionantes de su aplicación de color, también los esfumados. Pero lo mejor es que puedo trabajar sin esperar secados de una capa a otra.


-¿De qué se trata el Colectivo Arte Mujer (C.A.M.) del que formas parte?
-Somos mujeres artistas, unidas para exponer y recorrer España con nuestra obra. Hay varias técnicas dentro del grupo. Las conozco a todas ellas gracias a las andaduras del arte que permite siempre hacer buenas amistades. Somos por el momento siete activas y dos más se incorporarán en un par de meses. En noviembre haremos en Castellón nuestra primera exposición y vamos a llevar trabajos hechos especialmente para esa presentación. Queremos más adelante, exponer no sólo en Málaga, sino también en cada una de las provincias de las que somos parte. De momento no puedo revelar más planes.


-¿Crees que existe un arte "femenino"? 
- Si. La mujer tiene una percepción diferente a la del hombre y también procesa de forma distinta la información que le llega. Esto es producto de sus vivencias, responsabilidades y sentimientos. Somos y sentimos diferente al hombre y eso se trasmuta en el resultado.


-Son muy pocas las mujeres que pintan en relación a la cantidad de hombres ¿Por qué será?
-Creo que el motivo de que haya menos mujeres conocidas que pintan es porque nosotras tenemos más responsabilidades familiares que nos impiden dedicarnos en cuerpo y alma a la pintura. Si tenemos hijos, padres o nietos a los que cuidar… ellos pasan a ocupar en nuestros corazones un espacio muy grande -y nos sentimos responsables de ellos-. Nos sentimos culpables si les quitamos tiempo para nuestra pintura.
-¿Será un mandato de la educación?
-Quizás. Las mujeres tenemos un sentimiento profundo de responsabilidad por las vidas que traemos al mundo, como también por las vidas que nos trajeron a este mundo. Es una generosidad que nos nace, intrínseca de nuestro género. Damos la vida y a la vez damos nuestra vida. 
- Fue una mujer, la pintora veneciana Rosalba Carriera, la verdadera pionera en el uso del pastel y una de las pocas mujeres que en su época consiguió fama artística ¿Cómo te la imaginas?
-Me la imagino como una mujer sensible y humilde de corazón. Entregada plenamente a su trabajo, el cual le dio grandes satisfacciones, pero a la vez la llevó en el amor por caminos complicados. Por eso terminó su vida sin realizarse como madre y mujer. Aparte de ir perdiendo la vista gradualmente… por lo que me imagino que terminaría triste y sola.


-Aunque él mismo no se definía como pintor, sino como ingeniero y arquitecto, Leonardo Da Vinci, fue uno de los primeros (en 1495) en mezclar pastel o carboncillo con tinta en sus bocetos y apuntes sobre anatomía, caricaturas y retratos… 
-Leonardo Da Vinci me parece un verdadero genio. Y creo además que contó con ayuda de seres de otras dimensiones.
-En 1789, en la Francia de la Revolución francesa, se prohibió el arte con colores pastel, -considerado el arte de la nobleza-. Pero en 1885 los pastelistas reaccionaron y crearon la “Société des Pastellistes” ¿Qué te genera ese momento histórico? 
-No sé mucho de esa época... pero me parece terrible que se prohibiera y genial que luego se unieran los pastelistas para hacerse más fuertes.
-¿Cuál te parece que es la situación de la pintura realista en España?
-El realismo está volviendo a tener el lugar que se merece. Yo no estoy en contra de otro tipo de pintura, pero hasta hace un tiempo al realismo se consideraba arcaico y prehistórico. Había un rechazo explícito hacia los pintores realistas.
-¿Por qué?
-Sinceramente creo que es porque los realistas son “peligrosos” para todas aquellas tendencias absurdas que se pusieron de moda; tendencias que lo único que pretenden es hacer un negocio licito -pero indecente- para poder blanquear grandes cantidades de dinero y fugas de capitales astronómicas amparadas bajo la ley de que en el arte “todo vale”.
-¿Qué pastelistas admiras?
-Me gusta Degas, Jean François, Jean-Étienne Liotard, Chardin, Maurice Quentin de La Tour, Bertha Morisot, Mary Cassatt, George Clausen... Hay muchos que admiro. De los contemporáneos me gusta Aurelio Rodríguez, Rubén Belloso, Vicente Romero... Y estoy descubriendo cada día más gente que hace pastel de maravilla. 
-Por último ¿piensas mucho en la composición de tus obras? ¿Qué lugar ocupa la intuición?
-Cuando hago retrato me guío más por la intuición, es algo que no tengo que pensar. Me sale solo. Pero con el paisaje pienso mucho más en la composición, en el equilibrio, en la atmósfera y en la luz.

La artista.

sábado, 4 de septiembre de 2021

George Clausen: Miren esto, por favor

George Clausen (1852-1944), fue un artista inglés que trabajó en óleo y acuarela, grabado, mezzotinta, punta seco y ocasionalmente litografías. Fue nombrado caballero en 1927.

Cuando hablamos de la pintura del último cuarto del siglo XIX, los libros de arte hacen mención casi exclusivamente del impresionismo francés. Muy poco se sabe sobre lo que pasaba en paralelo en otros países, y pasaban cosas maravillosas.
George Clausen es un ejemplo de ello, con una pintura completamente vinculada a lo social, retrató magistralmente a los campesinos pobres de Inglaterra.


George Clausen nació en Londres el 18 de abril de 1852, hijo de un artista decorativo de ascendencia danesa. De 1867 a 1873, asistió a las clases de diseño en las escuelas de South Kensington en Londres. Luego trabajó en el estudio de Edwin Long RA, y posteriormente en París bajo Bouguereau y Tony Robert-Fleury en la Académie Julian. Fue un admirador del naturalismo del pintor Jules Bastien-Lepage sobre quien escribió en 1888 y 1892.
Clausen se convirtió en uno de los principales pintores modernos de paisaje y de la vida campesina, influenciado en cierta medida por los impresionistas, con quienes compartió la visión de que la luz es el verdadero objeto del arte paisajista. 
Clausen fue miembro fundador del New English Art Club en 1886. En 1895, fue elegido miembro de la Royal Academy y académico absoluto en 1906. Como profesor de pintura en la Royal Academy, dio una serie memorable de conferencias a los estudiantes de las escuelas, publicado como Six Lectures on Painting (1904) y Aims and Ideals in Art (1906).
También fue un artista oficial de guerra durante la Primera Guerra Mundial.

viernes, 3 de septiembre de 2021

"Belsabé", una escultura de Benjamin Victor

Betsabé

Conocí a este escultor por su obra "Belsabé". Lo que demuestra, una vez más, que en muchos casos la obra precede al artista.



"Belsabé" es una obra que circula mucho en la web y es una de las referentes de la escultura realista contemporánea.
Según el Segundo Libro de Samuel 11, el rey David vio desde la azotea del palacio a una hermosa mujer bañándose. Quiso David informarse sobre la mujer y le dijeron que se trataba de Betsabé, hija de Eriám y mujer de Urías el hitita. David envió gente que la trajese a sus habitaciones, y tuvo relaciones con ella a raíz de las cuales ella quedó embarazada. Betsabé envió a decir a David que ella estaba encinta y desde ahí, en más, empezaron los problemas.











Benjamin Matthew Victor nació en Estados Unidos el 16 de enero de 1979. Es un escultor y profesor de arte en la Universidad Estatal de Boise.
Ha realizado numerosos encargos de la ciudad donde vive, instituciones y organizaciones no lucrativas para trabajos de arte públicos, a menudo para conmemorar a personalidades o grupos.


miércoles, 1 de septiembre de 2021

La magnífica obra de Christiane Vleugels

La artista crea óleos increíblemente detallados.



Christiane Vleugels es una virtuosa artista belga. Sus gigantescas pinturas hiperrealistas parecen contar una historia, y te invitan a participar en la experiencia. Quizá muy bonitas sus modelos y eso convierte su obra sólo en una colección de chicas hermosas. Aun así, le reconocemos que son magníficas.

Página Web de la artista

“¡Bienvenido a mi mundo!”

"Incluso desde que era una niñita sentí la necesidad de dibujar todo a mi alrededor. Había mucha frustración en mis maestros en la escuela elemental, que miraban y observaban mis libros de Matemática y Lengua lenta pero firmemente transformarse en tiras de comics.
A la edad de doce años, mis padres decidieron inscribirme en la academia de bellas artes donde fuí educada exhaustivamente en el arte del dibujo y de la escultura por el inspirador artista Herman Cornelis.
Cuando tuve diecisiete, decidí probar mi suerte en la ciudad de Antwerp y disfruté de tres años de educación en SISA, donde me dediqué a decoración, publicidad y dibujos de la naturaleza.Luego de completar exitosamente aquellos años, con orgullo me anoté en la Academia Real de Antwerp, donde seguiría durante dos años de mi vida dibujando y familiarizándome más con la técnica del oil on canvas.
En 1986 me casé con mi primer marido y me mudé a la ciudad de Keulen en Alemania, donde permanecería durante los siguientes seis años. Durante los últimos dos años de mi estadía, mi trabajo estuvo permanentemente en exhibición en la renombrada ‘Gallerie des beaux art’. Desde entonces en adelante, algunas de mis obras incluso llegaron a Egipto y Liverpool.Cuando regresé a Bélgica, siguieron muchos años en lo que me vi obligada a tomar muchos encargos, muchos de ellos reproducciones.
Cuando miro hacia atrás aquellos años aburridos, durante los cuales a menudo me sentí bajo una increíble presión e incluso, por momentos falta de inspiración, entiendo que fue una parte necesaria de mi viaje artístico. 
Después de todo, es por haber tomado todos esos encargos que aprendí a perfeccionar mi técnica. Realmente pienso que debo varias de mis habilidades a esa lista interminable de reproducciones, por extraño que pueda sonar esto.
Sin embargo, no había pasado mucho tiempo hasta que ya no pude reprimir la necesidad de crear mi propia obra. Pintar todas aquellas imágenes e ideas que espontáneamente brotaban de mi corazón. ¡Finalmente!
Entonces fue el momento de tomar nuevas direcciones en la vida y encontrarme a mí misma en mi arte. Mirando atrás, la vida gira en un continuo proceso de aprendizaje en que he buscado por mí misma y eventualmente fuí lo suficientemente afortunada para encontrarlo.¡Con cada obra original que creo hoy me doy cuenta más y más que el verdadero proceso de aprendizaje sólo ahora ha comenzado para mí!Cada nueva pintura presenta cierto aspecto y me aclara que he elegido el paso correcto en la vida. Una vida en que aún tengo mucho que aprender y dar.
Esto es por qué ninguna de mis pinturas llevan un cierto mensaje o una declaración política.El sólo propósito de mi obra es tentar a la gente a soñar.No hay nada que yo ame más que movilizar a mi audiencia al éxtasis al permitirle una ojeada a mi fantasía.Esto es por qué alegremente te invito a que eches una mirada a mi galería.
(Texto de la artista)






















Redes